Cours de Musique à Paris Cours de Musique à Paris
  • 0 Nos formules de cours pour garder le niveau en musique pendant les vacances d'été ...

    0.00 of 0 votes

    À l’arrivée des vacances scolaires, la routine des enfants se voit bouleversée : pour leur plus grand bonheur, vos chères têtes blondes ne doivent plus se lever chaque matin pour rejoindre l’école… Mais d’autres activités s’arrêtent : ceux qui participent à un club sportif doivent attendre septembre pour reprendre les entraînements et, généralement, il en va de même pour les cours de musique. Pour autant, la pratique d’un instrument demande une véritable assiduité, surtout lorsque l’on débute. Comment s’organiser pour que votre enfant, pendant les deux mois d’été, ne perde pas la main ? Existe-t-il même des moyens afin qu’il progresse avant la rentrée ? Nos conseils?! Bien entendu, ces conseils ne sont pas destinés qu’aux enfants et débutants…     La pratique de la musique est comme un sport Il est important de ne pas arrêter la pratique de son instrument pendant une longue période, votre enfant risquerait de perdre en souplesse et l’entretien des muscles qui servent à jouer est essentiel. Les musiciens, diront certains, ont la « mémoire du toucher », une longue période d’inactivité musicale pourrait faire perdre à votre enfant la maîtrise de son instrument. Garder ses repères sur son instrument, la tonicité dans les doigts, la notion des notes et du rythme… autant de choses qui permettront de ne pas perdre tous les acquis de notre musicien débutant, afin de ne pas se retrouver presque au point de départ après ces deux longs mois d’été. Et pourquoi pas lire notre livre blanc cet été, pour ne rien oublier et rester motivé(e) même pendant les vacances ! N'oubliez pas non plus d'inciter votre enfant à revoir les bases de son instrument : positions des doigts, exercices simples, se remémorer les conseils reçus lors des premiers cours et chercher des conseils via de nouvelles sources. Car sinon, les doigts risquent d’être engourdis et maladroits, et la lecture des notes risque de ne pas être aussi fluide et rapide qu’avant l’été.     Organiser un stage musical Peut être y avez-vous déjà pensé pour vous ou pour vos enfants. La réalisation d’un stage musical ou d’un MasterClass, que l’on pratique du piano, du chant, de la guitare , de la batterie, du saxophone ou tout autre instrument est souvent l’occasion de bien des surprises et des changements tant dans sa pratique musicale que dans la manière de l’aborder. La rencontre d’autres musiciens La rencontre d’autres musiciens est aussi l’occasion d’imprégnation et de modélisation. Ce sont les modèles qui nous permettent de grandir y compris dans la musique. Ce processus commence déjà tout jeune lorsque les enfants ou même les adolescents s’imaginent à la place de musiciens connus.       Une session de cours 'Grandes Vacances' Continuer à suivre des cours sur une base hebdomadaire sera sans doute le plus efficace. Cette formule permet de continuer l'étude de la musique tout au long des vacances avec la possibilité de déplacer les cours en cas d'absence ou d'empêchement. Après tout... ce sont les vacances !       Poursuivre l’éveil musical Tous les parents n’ont pas les moyens de payer un nouveau professeur en été, d’acheter un instrument simple à transporter dans les valises ou d’inscrire les enfants en stage de vacances. Heureusement, il existe aussi des méthodes qui maintiennent les jeunes en éveil sur le plan artistique, sans dépenser ne serait-ce qu’un centime?! Écoutez un maximum de musique à la maison, partagez vos découvertes avec les enfants, interrogez-les sur les différents instruments existants ou montrez-leur des tutoriels à leur portée, que l’on peut facilement trouver sur YouTube. De cette façon, la musique ne sera jamais loin et, en septembre, ils n’auront aucune difficulté à reprendre le rythme des cours de musique. Et s’ils n’ont pas été aussi assidus pendant les vacances qu’au cours de l’année scolaire, faites-leur reprendre les bonnes habitudes avant la rentrée. Pour cela, faites-les commencer à travailler lentement et à un tempo lent, qu’ils augmenteront de manière progressive. Faites-leur faire quelques exercices d’assouplissement des doigts et travailler les morceaux de musique qu’ils préfèrent.   Pour plus de lecture cet été :  téléchargez notre e-book pour tout savoir sur la musique  ! 

  • 0 Cours en présentiel : quelle formule choisir ? ...

    0.00 of 0 votes

    Il n'est pas si évident de choisir la bonne formule pour suivre les cours de musique. Outre nos cours en ligne, nos cours en présentiel sont répartis en deux catégories principales : les cours collectifs et les cours particuliers. Cet article va vous permettre d'y voir plus clair !   L'ENSEIGNEMENT EN COURS COLLECTIF Le principe est simple. Un programme de travail spécifique est donné à chaque élève selon ses capacités et son niveau. Grâce à l'utilisation d'outils multimédia performants, nos cours collectifs sont individualisés selon le niveau précis et les progrès de chaque élève. Ainsi chaque élève apprend et progresse à son propre rythme indépendamment des autres participants. Le professeur suit les progrès de chaque élève, comme dans une classe d'école classique pour écouter l'élève et lui apporter toutes les recommandations utiles. D'autre part, le cadre d'un cours collectif permet l'interaction entre plusieurs élèves à certains moments. La rencontre d’autres musiciens est aussi l’occasion d’imprégnation et de modélisation. Ce sont les modèles qui nous permettent de grandir y compris dans la musique. La réussite d'un tel enseignement repose avant tout sur son coût de revient relativement bas qui le rend accessible au plus grand nombre.     L'ENSEIGNEMENT EN COURS PARTICULIER L'enseignement en cours particulier est à ce jour la meilleure façon de conduire l'apprentissage de la musique. Ce type d'enseignement offre tellement d'avantages que l'on oublie souvent ses inconvénients… Si, contrairement au cours en collectif, le cours individuel autorise une meilleure écoute (au sens propre, comme au sens figuré) et une 'construction musicale' plus efficace, son principal inconvénient est d'être limité par son champ d'action. En effet, le jeu en groupe est impossible ou alors réduit à son strict minimum : le professeur et son élève.     QUAND L'ENSEIGNEMENT SE PRATIQUE AU 'CAS PAR CAS' Dans ce type d'enseignement, l'élève n'est conduit ni par une méthode obligatoire, ni par un enseignement collectif et encore moins par un professeur dirigiste. Les cours sont généralement d'une heure, voire plus. L'écoute est privilégiée et des tests sont programmés. De là, émergent des pistes pédagogiques qui sont ensuite conduites et amplifiées par l'enseignant. La réussite de chaque plan de travail dépend de ses compétences, mais aussi des idées qui peuvent surgir lors des cours. L'approche pédagogique est donc sensiblement différente du cours particulier 'classique', car aucun programme n'est mis en place par avance. Dans l'enseignement au 'cas par cas', la pratique instrumentale peut être remise en question à tout moment pour rebondir dans une autre direction. Les tests pratiqués déterminent le profil général de l'élève : test auditif, mémorisation, créativité, aptitude morphologique, etc. L'échafaudage de plusieurs plans de travail est parfois nécessaire avant de trouver celui qui convient. Cet enseignement demande un surcroît d'énergie, mais également une bonne dose de concentration pour être mené à bien. Des connaissances en psychologie sont souvent nécessaires. Généralement, une approche pédagogique au 'cas par cas' coûte financièrement plus cher et se justifie par des compétences pédagogiques et un investissement humain plus important. Cette solution garantit de meilleurs résultats. Si l'élève possède de la motivation, les échecs sont très rares, car il est toujours possible de rebondir avant que le signal d'alarme ne retentisse.     EN CONCLUSION Dans tous les cas, quelle que soit la formule de cours que vous choisirez pour vous ou votre enfant, gardez à l'esprit que LE PROFESSEUR DOIT SAVOIR OBSERVER ET ANALYSER LES COMPORTEMENTS DE L'ÉLÈVE AFIN QUE L'ENSEIGNEMENT PRATIQUÉ CONSERVE UN ÉQUILIBRE SATISFAISANT ENTRE LE PLAISIR, LES OBJECTIFS ET LA TECHNIQUE.      

  • 0 Quelles sont les qualités d'un bon professeur de musique ? ...

    0.00 of 0 votes

    Vous avez toujours aimé la musique et vous avez récemment appris qu’elle était bénéfique pour le développement des enfants. Vous aimeriez donc que votre enfant apprenne à jouer d’un instrument, mais vous ne savez pas à qui vous adresser ! Tout le monde sait à quel point le choix du professeur est important quelle que soit la matière ! Suffit-il d’être musicien pour pouvoir enseigner la musique ? Un prodige du piano sera-t-il capable de captiver Mini-vous ? Quelles sont les qualités indispensables pour enseigner la musique aux tout-petits ? Comment savoir que celui ou celle à qui vous confierez la prunelle de vos yeux réussira à la motiver sur le long terme ? Quels sont les signes qui montrent que vous avez trouvé le bon professeur de musique ? Si vous n’avez toujours pas trouvé de réponses satisfaisantes à ces questions, lisez vite cet article !   1 – La pédagogie    Comme tout parent, vous savez pertinemment que la petite tête d’ange que vous aimez par-dessus tout n’est pas toujours très coopérative ! Il y a en réalité toutes sortes de raisons pour qu’il détourne son attention sur autre chose. Il faut alors être capable de capter à nouveau son intérêt et pour cela il faudra faire preuve de pédagogie et être capable de varier les techniques !   Avant l’âge de 3 ans, les enfants ne sont pas capables de maintenir leur attention plus de dix minutes. C’est pourquoi il faut prévoir des activités variées et penser à faire des pauses pour ne pas surcharger leur cerveau en plein développement !   Comme nous l’explique Elisabeth, professeur de piano depuis 2015, « Toutes les techniques ludiques sont à prioriser avec les enfants. Le plus difficile n’est pas forcément de capter leur attention mais de la conserver. Les petits ne sont pas capables de rester concentrés sur le même exercice et la même méthode pendant une heure de cours, c’est impossible d’attendre ça d’eux. Il faut donc varier les activités, changer toutes les dix minutes pour qu’ils assimilent, tout en s’amusant. »          2 - La patience  La pédagogie ne suffit pas pour enseigner la musique ni même aucune autre matière. En effet, il ne s’agit pas seulement d’avoir de bonnes techniques mais aussi de s’adapter aux spécificités des enfants. Si vous avez plusieurs enfants, vous avez évidemment remarqué qu’ils n’ont pas tous le même comportement, les mêmes facilités et qu’il est parfois difficile de réaliser avec l’un d’eux, ce qui est facile avec un autre. C’est tout simplement que chaque enfant est unique ! C’est donc au super professeur de musique d’adapter ses techniques d’apprentissage et pour cela il faudra que le professeur de musique fasse preuve de patience !   A partir de 6 ans, les enfants peuvent être plus attentifs mais ça ne garantit pas pour autant qu’ils seront motivés à travailler entre chaque cours ! Si ce n’est pas le cas, il serait totalement contre-productif de s’énerver, au contraire la patience est le meilleur allié d’un bon professeur de piano par exemple, d’autant plus si l’enfant n’a pas vraiment la passion pour la musique. C’est ce que nous explique Angélina, professeur de piano depuis 2018 :   « Il y a deux sortes d’élèves : ceux pour qui c’est une passion et ceux pour qui c’est un passe-temps. Souvent les premiers sont plus investis que les seconds dans les entrainements entre chaque cours. Si bien qu’avec les seconds on stagne davantage, il faut reprendre souvent les mêmes choses donc ça demande de la patience. De même, lorsque ce sont les parents qui imposent les cours à leurs enfants, il manque parfois la petite flamme et ça rend l’apprentissage plus difficile pour l’enfant. »  3 – La bienveillance   Comme pour n’importe quelle matière, les enfants (mais aussi les adultes !) apprennent mieux quand ils se sentent en confiance avec leur professeur. Savoir que l’on peut poser des questions, exprimer ses inquiétudes et ses difficultés, qu’il est normal de se tromper en période d’apprentissage, tout cela est essentiel pour progresser ! En effet, la bienveillance est la qualité principale des meilleurs professeurs de musique ! Et si certains professeurs de musique pensent qu’il faut pousser à bout leurs élèves pour viser l’excellence, comme Terence Fletcher, professeur de batterie un peu sadique dans le film Whiplash, ce n’est heureusement pas le cas des professeurs de nos écoles !   Au contraire, comme le précise Elisabeth, il est important de toujours mettre en valeur les progrès des élèves ! « Il ne faut jamais dévaloriser un enfant. Je pense qu’au contraire il faut s’adapter à leur vitesse d’apprentissage et toujours les encourager. Ça ne veut pas dire n’avoir aucun sens critique mais être dans la critique constructive. Si un élève n’a pas assez travaillé, il faut le dire bien-sûr mais trouver les bons mots. Même lorsque l’apprentissage est difficile, il faut savoir faire d’une faiblesse une force, lui dire que même s’il met du temps, il a le mérite de s’accrocher. »         4 – L’humour   Et si malgré tous les efforts, malgré la pédagogie, la patience et l’empathie, l’élève reste bloqué et n’arrive pas à progresser, est-ce vraiment définitif ? Est-ce vraiment si dramatique ? Ne dit-on pas « il vaut mieux en rire qu’en pleurer » ? Face à un élève stressé qui ne parvient pas à contourner ses difficultés et qui semble perdre confiance en lui ou qui baisse les bras, l’humour est un bon allié ! C’est en effet l’arme secrète qu’Angélina et Elisabeth utilisent lorsqu’elles se retrouvent face à des enfants dont l’apprentissage stagne et qui le vivent très mal ! N’oublions pas que les enfants sont en pleine construction sur le plan émotionnel et qu’il est très difficile pour eux de gérer leurs émotions, notamment la frustration. Cela peut vite donner lieu à des situations anxiogènes pour eux et c’est pourquoi faire preuve d’humour est une bonne idée pour les ramener à la réalité et leur permettre de réaliser que tout est passager.   Pour Angélina, s’il manque « la passion », l’apprentissage est davantage perçu comme une contrainte ce qui peut rendre les cours compliqués. Elle choisit alors de « faire des blagues pour détendre l’atmosphère » et il semble que ce soit un bon moyen de rebooster ses élèves !   Pour Elisabeth, l’humour est l’occasion d’encourager les élèves à se dépasser et à apprendre la persévérance ! « Par exemple, quand mes élèves bloquent sur un passage difficile, je leur propose de faire la règle des 3x sans faute. Ils doivent donc réussir à jouer le passage trois fois sans erreur pour pouvoir passer à autre chose. C’est pénible pour eux mais c’est aussi l’occasion de les faire rire un peu et de détendre l’atmosphère. »   5 – L’écoute  Les enfants ont besoin de se sentir en confiance et écoutés pour rester motivés. Il est tout à fait inutile de fixer des objectifs trop difficiles qui risqueraient d’associer l’apprentissage de la musique à quelque chose de négatif. Au contraire, il faut pouvoir écouter leurs limites et adapter les cours de musique à leurs capacités, et même à leurs goûts ! Un professeur de musique doit être prêt à modifier sa trajectoire s’il veut capter l’attention et l’intérêt des enfants. C’est même précisément ce qui différencie les cours particuliers de musique des cours de musique en conservatoire : c’est le programme qui s’adapte à l’élève et non l’inverse.   C’est ce que recommande Elisabeth qui enseigne le piano depuis l’âge de 17 ans : « Un bon professeur de piano doit être à l’écoute des élèves et capable d’adapter les passages trop difficiles, il doit être prêt à simplifier les partitions notamment si les élèves ont envie de jouer un morceau en particulier mais qu’ils n’ont pas le niveau. Jouer doit être un moment de plaisir avant tout. »         6 – La passion   Evidemment, parmi les meilleurs professeurs de musique, on ne trouve que des musiciens et musiciennes passionné(e)s ! Comment transmettre l’amour de la musique si l’on vient enseigner à reculons ? Impossible ! Les cours particuliers de piano ou de guitare ou de tout autre instrument sont avant tout un moment de partage entre l’élève et son professeur. Il n’est pas question de simplement communiquer une information, il y a tout un univers à faire découvrir aux enfants, une passion à faire naitre, une flamme à entretenir ! Un professeur de musique qui ne sourit pas, ne prend pas de plaisir à enseigner ne sera pas aussi captivant qu’un professeur qui amène avec lui une part d’art et de magie.   Pour Angélina, l’enseignement a toujours été un rêve qu’elle ne s’autorisait pas à concrétiser, faute de confiance en elle. C’est sa professeure de piano en conservatoire qui lui a transmis la confiance dont elle avait besoin pour se lancer et qui lui permet aujourd’hui d’aider les enfants à se réaliser à travers la musique. « Il y a tellement d’émotions qui passent par la musique, ça ouvre beaucoup de portes ! La musique me bouleverse et j’essaie de transmettre cela à mes élèves. On parle beaucoup, on échange beaucoup notamment sur les ballets, l’histoire de la musique, leurs goûts aussi. »    Pour Elisabeth, l’enseignement a été l’occasion d’apprendre très tôt à se remettre en question pour savoir comment transmettre au mieux. « Il y a un plaisir incontestable dans l’enseignement et c’est un plaisir partagé. Quand je sors d’un cours, je me sens toujours bien et apaisée. »  Ces deux professeurs de piano pour enfant aux trajectoires différentes, partagent la même tendresse pour le piano, la musique a toujours été, pour elles, l’occasion de se surpasser. C’est sans doute ce que l’on peut espérer de mieux d’un professeur de musique, qu’il donne à l’enfant un but, du talent, de la confiance en soi et l’envie de mettre toutes ces qualités à profit.   

  • 0 Et si vous faisiez un stage de musique ? ...

    0.00 of 0 votes

    Et si vous faisiez un stage de musique ? Stage de weekend ou un stage musical de vacances Peut être y avez-vous déjà pensé pour vous ou pour vos enfants. La réalisation d’un stage musical ou d’un MasterClass, que l’on pratique du piano, du chant, de la guitare , de la batterie, du saxophone ou tout autre instrument est souvent l’occasion de bien des surprises et des changements tant dans sa pratique musicale que dans la manière de l’aborder. Il est possible de démarrer par des stages musicaux de weekends puis de profiter des ses vacances pour se fondre un peu plus au milieu d’autres musiciens. Une autre pratique musicale pour des progrès techniques Lorsque vous travaillez votre instrument de musique principalement chez vous, seul dans votre coin, et sur le lieu ou vous prenez des cours de musique la routine s’installe souvent. Toujours les mêmes temps de pratique, les mêmes habitudes quand ce n’est pas les mêmes erreurs. Peut-être avez-vous déjà fait l’expérience de ce que peut produire le changement de cadre et de contexte. Il est propice à la découverte de nouvelles compétences. Changer le contexte et une belle manière de lâcher prise, de se découvrir autrement et de se laisser surprendre par ce dont nous sommes capables. La diversité des approches pédagogiques pour apprendre à jouer Rencontrer d’autres professeurs est aussi l’occasion d’approcher la musique différemment avec une autre philosophie, de nouvelles techniques instrumentales. Par ailleurs, d’un enseignant à l’autre les méthodes pédagogiques peuvent varier : écoute, explications, conseils, démonstrations, métaphores….Certains sauront vous rejoindre par la méthode qui vous convient le mieux là ou d’autres n’ont pas réussi. Une seule rencontre peut être l’occasion d’importants progrès dans l’approche de la musique et le travail qu’elle demande au musicien. La rencontre d’autres musiciens La rencontre d’autres musiciens est aussi l’occasion d’imprégnation et de modélisation. Ce sont les modèles qui nous permettent de grandir y compris dans la musique. Ce processus commence déjà tout jeune lorsque les enfants ou même les adolescents s’imaginent à la place de musiciens connus. Par ailleurs les stages sont l’occasion de découvrir d’autres instruments, parfois de s’y essayer voire de s’y mettre un jour. En stage de musique : relier pratique instrumental et plaisir Outre les échanges de passionnés entre musiciens, la plupart des séjours ou des stages de musique prévoient une partie de travail d’ensemble ou d’orchestre. Ces temps sont l’occasion d’une cohésion de groupe, d’un plaisir collectif partagé. Un concert final permet généralement de partager aussi ce plaisir avec un public. De plus en plus de séjours de vacances musicales sont intègre une partie de gestion de projet avec création d’un groupe de rock par exemple et un concert final. L’ensemble du processus de valorisation du projet contribue à la reconnaissance et au plaisir des stagiaires. Enfin qu’il s’agisse de stages, de MasterClass ou de séjours, diverses activités culturelles ou sportives y sont souvent proposées en parallèle. L’autonomisation des plus jeunes dans le travail musical L’âge n’est pas un critère de participation à un stage de musique. Il est vrai que l’on retrouve dans les stages des guitaristes amateurs à la retraite, de jeunes violonistes ou violoncellistes ou encore des pianistes de tout âge,…. Les stages sont souvent l’occasion de disposer de temps de travail seul entre les différents cours. Pour les plus jeunes, la limite temporelle imposée par l’audition ou le concert du dernier jour, leur fixe un objectif et les place face à leur responsabilité. La relation parentale, pas toujours simple dans l’apprentissage de la musique, est moins sollicitée, face à la nécessité de produire un résultat technique et musical. La participation à un stage de musique peut permettre à un enfant de s’approprier pleinement sa pratique instrumentale. La reconnaissance attendue des enseignants et/ou des spectateurs peut aussi devenir une importante source de motivation.   

  • 0 Professeur de musique : quel parcours suivre pour le devenir ? ...

    0.00 of 0 votes

    Découvrir, explorer et partager le monde de la musique est un privilège offert aux professeurs de musique. Ils ouvrent des portes sur des univers harmoniques, favorisent la découverte de talents cachés et encouragent l'épanouissement personnel à travers l'expression artistique. Devenir professeur de musique nécessite une solide formation musicale, renforcée par des compétences pédagogiques spécifiques. Dans cet article, nous vous invitons à découvrir ce métier passionnant. Que faut-il savoir absolument ? Rôle et responsabilités dans l'enseignement musical     Un professeur de musique a pour mission principale de transmettre son savoir et sa passion pour la musique à ses élèves. Pour réussir cette mission, il doit faire preuve de patience, d'empathie et de créativité. Ses responsabilités comprennent la préparation et l'animation des cours, l'évaluation des progrès des élèves, l'accompagnement dans la réalisation de projets musicaux, ou encore la gestion administrative liée à l'enseignement musical. Compétences essentielles pour enseigner la musique L'enseignement de la musique requiert un ensemble de compétences spécifiques. La maîtrise technique d'un ou plusieurs instruments est bien sûr cruciale, ainsi que la connaissance approfondie du solfège et des genres musicaux variés. Des qualités pédagogiques sont également indispensables : capacité à transmettre des connaissances, sens de l'écoute et de la communication, adaptation au rythme et au niveau de chaque élève, etc. Enfin, la passion pour la musique et l'envie de la partager sont sans doute les moteurs essentiels de cette profession. Fiche métier pour cette profession Le professeur de musique donne des cours individuels ou collectifs, à des enfants comme à des adultes, des débutants comme des musiciens confirmés. Il peut exercer en école de musique, en conservatoire, en association ou. Il peut également se spécialiser dans l'enseignement d'un instrument spécifique (piano, guitare, violon...), du chant, de l'éveil musical.. Devenir un expert en enseignement musical : les voies de formation Quel diplôme pour enseigner la musique ?     En France, le Diplôme d'Etat (DE) de professeur de musique est souvent requis pour enseigner en conservatoire. Cette formation de niveau Bac +3/4 permet de se spécialiser dans un instrument, le chant, la formation musicale, ou encore la direction d'ensembles vocaux. D'autres diplômes peuvent aussi être convoités, comme le Certificat d'Aptitude (CA) pour des postes à responsabilité, ou encore le Diplôme d'Etudes Musicales (DEM) pour intervenir en milieu associatif. L'importance du Diplôme d'Etat pour enseigner la musique Le DE offre une formation complète, alliant pratique musicale intensive, culture musicale et approche pédagogique professionnalisante. Il est reconnu par l'Etat et ouvre les portes de l'enseignement public. Pour autant, il n'est pas obligatoire pour tous les types d'enseignement musical : un professeur particulier ou associatif peut très bien exercer avec un niveau d'études inférieur, à condition d'avoir de solides compétences musicales et pédagogiques. Comment devenir enseignant en musique ? La première étape pour devenir professeur de musique est généralement l'apprentissage d'un instrument ou du chant, souvent depuis le plus jeune âge. Ensuite, des études dans une école de musique, un conservatoire ou une université permettent de se perfectionner et d'obtenir un premier diplôme. Puis, une formation spécifique à l'enseignement musical (comme le DE) complète ce parcours. A noter qu'il existe aussi des parcours professionnels atypiques, notamment pour les musiciens de renom ou ceux qui ont appris sur le tas. Autres formations et qualifications utiles Au-delà des diplômes, diverses formations complémentaires peuvent être utiles pour se spécialiser, enrichir sa palette pédagogique ou simplement rester à jour : formation en musique assistée par ordinateur (MAO), neurosciences appliquées à l'éducation, gestion de projet culturel, handicap et musique, etc. Des compétences en gestion d'entreprise peuvent aussi être nécessaires pour ceux qui souhaitent ouvrir leur propre école de musique. Préparation au concours pour ce métier Les admissions aux formations diplômantes pour devenir professeur de musique se font généralement sur concours. Ces derniers sont composés d'épreuves écrites et orales, ainsi que d'épreuves musicales. Ils nécessitent une préparation rigoureuse, à la fois théorique et pratique. De nombreux conservatoires proposent des classes préparatoires intégrées. Suivre notre programme de certification Notre programme de certification est un programme complet d'étude et d'évaluation de la musique du niveau élémentaire aux niveaux avancés. Un certificat de réussite reconnu internationalement peut être obtenu à chaque niveau d'étude en terminant avec succès les exigences de ce niveau. Suivre notre programme de certification et devenir professeur dans nos établissements. En savoir plus   Spécialités en tant que professeur de musique       Comment devenir professeur d'éveil musical ? Enseigner l'éveil musical requiert une approche pédagogique adaptée aux plus petits. Cela passe par des formations spécifiques pour acquérir les connaissances sur le développement de l'enfant, les techniques d'animation et l'initiation à la musique. De nombreuses écoles ou associations proposent ces formations, comme l'Institut de Formation Musicale et Pédagogique (IFMP), ou encore l'Association Française d'Eveil Musical (AFEM). Enseigner le chant Pour devenir professeur de chant, il faut généralement avoir suivi des études de chant lyrique ou moderne, souvent dans un conservatoire. Un diplôme de formation musicale est également nécessaire. Par ailleurs, ce métier exige de solides compétences pédagogiques et une grande connaissance de l'appareil vocal, pour savoir guider les élèves en toute sécurité. La transmission du savoir-faire instrumental Que vous souhaitiez enseigner le piano, la guitare, le violon ou encore la flûte, l'enseignement de l'instrument est un métier passionnant mais exigeant. Au-delà de la maîtrise technique de l'instrument, une bonne connaissance des répertoires, des styles musicaux et de la pédagogie musicale est nécessaire. La patience et la capacité à s'adapter à chaque élève sont aussi des atouts précieux. Spécialisation dans différents genres musicaux De la musique classique au jazz, en passant par le rock ou la musique du monde, un professeur de musique peut se spécialiser dans le genre musical de son choix. Cette spécialisation est souvent liée à son propre parcours musical, ses préférences et sa culture musicale. Elle peut aussi répondre à la demande de certains publics ou structures d'enseignement. Informations pratiques sur cette profession CV pour l'enseignement musical     Dans un CV de professeur de musique, il est important de mettre en avant son parcours musical (diplômes, concerts, enregistrements...), ses expériences d'enseignement, ses compétences pédagogiques et ses connaissances en matière de gestion administrative. Il est aussi bon d'indiquer ses spécialités et ses centres d'intérêt musicaux. Lettre de motivation pour ce métier La lettre de motivation permet de montrer votre passion pour la musique et pour l'enseignement, d'exprimer votre compréhension des enjeux de l'éducation musicale et de démontrer votre capacité à contribuer à la réussite et à l'épanouissement de vos élèves. Il faut y décrire vos expériences pertinentes et expliquer pourquoi vous souhaitez rejoindre l'établissement ou l'organisme visé. Convention collective pour les enseignants de musique En France, deux conventions collectives encadrent l'activité des professeurs de musique selon leur lieu d'exercice. Pour les enseignants en conservatoire, c'est la Convention collective nationale de l'animation (CCNA). Pour les professeurs particuliers ou indépendants, c'est la Convention collective nationale de l'enseignement artistique à titre onéreux. Salaire dans ce domaine Le salaire d'un professeur de musique varie en fonction de son statut (salarié, indépendant), de son lieu d'exercice (école de musique, conservatoire, domicile...), de son niveau de formation et de son expérience. En moyenne, un professeur de musique gagne entre 1700 et 2500 euros bruts par mois. Perspectives de carrière et défis du métier de professeur de musique Les débouchés professionnels Le champ des possibles est large pour un professeur de musique : enseignement en établissement, cours particuliers, interventions en milieu scolaire, animation musicale en structure culturelle ou d'accueil... Il peut aussi se tourner vers des fonctions d'encadrement ou de coordination pédagogique, ou encore se reconvertir dans la recherche, l'édition musicale ou le journalisme culturel, par exemple. Emploi dans l'enseignement musical Les postes de professeur de musique sont assez nombreux, mais la concurrence est également forte, surtout dans certaines disciplines comme le piano ou le chant. Les opportunités varient aussi en fonction des régions, avec une forte concentration des offres dans les zones urbaines. La tendance actuelle est aussi à la diversification des missions, avec une demande croissante pour des compétences en musique assistée par ordinateur (MAO) ou en direction d'ensembles, par exemple. Offre d'emploi pour ce métier Les offres d'emplois pour devenir professeur de musique se trouvent principalement sur les sites spécialisés dans l'emploi culturel et musical, tels que Profilculture ou Musicien-Intervenant. On peut également consulter les annonces des conservatoires, des écoles de musique ou des associations culturelles. Les défis du métier Le métier de professeur de musique comporte ses propres défis. Il exige une volonté constante d'améliorer ses méthodes pédagogiques, une capacité à s'adapter à chaque élève, ainsi que le maintien d'un haut niveau de performance musicale. Par ailleurs, la gestion des démarches administratives, l'irrégularité des horaires ou encore la précarité du statut d'indépendant font également partie des défis auxquels peuvent être confrontés les professeurs de musique. L'importance de la passion et de la créativité en enseignement musical Encourager la passion chez les élèves     Rien ne remplace la passion pour susciter l'envie d'apprendre et de progresser en musique. Le professeur de musique joue un rôle essentiel pour transmettre cette passion à ses élèves, par son enthousiasme, sa bienveillance, son écoute et sa capacité à valoriser chaque réussite, petite ou grande. Stimuler la créativité musicale La créativité est un aspect fondamental de la pratique musicale, qu'il s'agisse d'improvisation, de composition ou d'interprétation. Le professeur de musique doit donc encourager ses élèves à prendre des initiatives, à expérimenter, à développer leur sensibilité et leur originalité. Il doit leur donner des outils pour qu'ils puissent exprimer pleinement leur personnalité musicale. Le rôle des enseignants de musique dans la culture populaire Le personnage de Yael Hassan : livres Un personnage très connu de professeur de musique dans la littérature jeunesse française est celui du roman "Yael Hassan". Cet ouvrage met en scène un professeur de violon qui a un fort impact sur la vie de ses élèves, grâce à sa passion pour la musique et à sa bienveillance. La représentation cinématographique de ce métier : films Au cinéma, l'image du professeur de musique est souvent associée à des films comme "Whiplash" ou "Le Concert". Ces œuvres montrent la dimension à la fois inspirante et exigeante de ce métier, où l'excellence artistique et l'épanouissement personnel sont intimement liés. Barbie et l'enseignement de la musique Dans l'univers de Barbie aussi, la musique occupe une place de choix. Ainsi, en 2020, Mattel a sorti une poupée Barbie professeur de musique, avec sa salle de classe et ses accessoires musicaux. Un beau symbole pour montrer aux petites filles que le métier de professeur de musique leur est pleinement accessible ! Responsabilités dans un conservatoire Dans un conservatoire, un professeur de musique assure bien entendu des cours d'instrument ou de formation musicale, mais il a aussi souvent en charge l'animation d'un ensemble (chœur, orchestre junior, atelier de musique contemporaine...) où les élèves peuvent mettre en pratique ce qu'ils apprennent. Il contribue aussi à l'évaluation des élèves et participe aux projets pédagogiques et culturels du conservatoire. Comment encourager la passion et la créativité chez les élèves ? Renforcer la passion musicale des élèves requiert une pédagogie positive, basée sur l'écoute, la valorisation et la motivation. Le professeur doit savoir éveiller leur curiosité, leur donner envie de découvrir de nouvelles œuvres ou de nouveaux genres musicaux, les impliquer dans des projets collectifs... Il peut également leur proposer des activités créatives (improvisation, composition, arrangement...) pour stimuler leur imagination musicale. Où chercher des annonces de professeur de musique pour faire un cadeau ? Oui, vous n'y aviez peut-être pas pensé mais pourquoi pas offrir des cours de musique, Les occasions ne manquent pas pour offrir un cours de musique ! C'est une idée originale qui fera son effet. De notre côté, nous nous couperons en quatre pour que ce moment soit apprécié à sa juste valeur.  Devenir professeur de musique est une voie exigeante, qui requiert une solide formation et beaucoup de passion. Mais c'est aussi un métier extraordinairement gratifiant, qui permet de partager son amour de la musique et de contribuer à l'épanouissement de ses élèves.   Devenir Professeur de musique dans nos établissements Suivre notre programme de certification Notre programme de certification est un programme complet d'étude et d'évaluation de la musique du niveau élémentaire aux niveaux avancés. Un certificat de réussite peut être obtenu à chaque niveau d'étude en terminant avec succès les exigences de ce niveau. Suivre notre programme de certification, et pourquoi pas, devenir professeur dans nos établissements... En savoir plus   

  • 0 Comment commencer dans la musique ? Suivez le guide ...

    0.00 of 0 votes

    Si vous êtes sur ce site, il est fort probable que vous adoriez la musique et envisagiez de vous lancer. Si tel est le cas, vous êtes au bon endroit, d'une part pour trouver de super professeurs et d'autre part pour bénéficier de quelques conseils avant de vous lancer dans l'aventure musicale et d'en faire éventuellement votre métier ! C'est parti !  Quel âge pour commencer la musique ? Il n’y a pas d’âge précis pour commencer dans la musique, car cela dépend de chaque individu et de ses objectifs, mais voici des pistes pour chaque tranche d’âge : 1. Petite enfance (dès 3-4 ans) C’est un âge idéal pour initier un enfant à la musique, notamment avec des activités ludiques qui stimulent l’écoute, le rythme et la coordination. Les tout-petits peuvent apprendre des instruments simples comme le xylophone, des percussions ou chanter des comptines. À cet âge, l’important est de développer l'oreille musicale et d’éveiller la curiosité. Exemple d'instruments : Petits instruments à percussions (tambourin, maracas) Piano jouet ou claviers simples Violon pour les tout-petits (taille adaptée)   2. Enfance (6-10 ans) Entre 6 et 10 ans, les enfants sont plus aptes à se concentrer et à suivre des cours de musique structurés. C’est un excellent moment pour commencer un apprentissage plus formel d’un instrument. Le piano, la guitare, le violon, la batterie ou la flûte sont souvent des instruments de départ populaires. À cet âge, l’enfant peut commencer à apprendre le solfège et à jouer de petites pièces. Exemple d’instruments : Piano ou clavier Guitare (taille junior) Violon (taille adaptée) Batterie ou percussions   3. Adolescence (11-18 ans) Les adolescents peuvent commencer ou approfondir leur apprentissage musical. Ils sont capables de choisir un instrument en fonction de leurs goûts musicaux et de s’engager dans un travail régulier. C’est aussi à cet âge qu’ils peuvent développer leur propre style et éventuellement composer ou jouer dans des groupes. Beaucoup de jeunes découvrent aussi la production musicale grâce à des logiciels et à la MAO (musique assistée par ordinateur). Exemple d’instruments : Guitare électrique ou basse Synthétiseur Instruments à vent (saxophone, trompette) Apprentissage de la composition musicale     4. Adulte (18 ans et plus) Il n’y a pas d’âge limite pour commencer la musique ! Que vous ayez 20, 30 ou 60 ans, il est toujours possible d’apprendre un instrument. En tant qu’adulte, vous avez souvent plus de patience et de discipline pour pratiquer régulièrement. Vous pouvez choisir un instrument qui vous plaît vraiment et vous fixer des objectifs personnels (jouer pour le plaisir, rejoindre un groupe, ou composer vos propres morceaux). Avantages d'apprendre adulte : En tant qu'adulte, vous avez souvent une meilleure compréhension des concepts abstraits comme le rythme et l'harmonie. Vous pouvez aussi profiter des nombreuses ressources en ligne, des cours particuliers, ou même des applications pour débuter à votre propre rythme. Exemple d’instruments : Piano, guitare, batterie (instruments courants pour débutants adultes) Instruments à vent ou à cordes (selon votre préférence musicale)   5. Âge avancé (seniors) Il n’est jamais trop tard pour commencer un instrument, même après la retraite ! Apprendre la musique peut même être bénéfique pour le cerveau, améliorer la mémoire, et offrir un loisir créatif. Beaucoup de seniors choisissent des instruments comme le piano ou la guitare, mais tout dépend de ce qui vous attire. En résumé : Enfants  : Commencer tôt est excellent pour développer des compétences fondamentales en musique.Adolescents  : C’est une période clé pour explorer des genres, développer un style et s’impliquer dans des projets musicaux.Adultes  : Il est toujours possible de commencer et de s’améliorer avec la persévérance et la passion.Seniors  : Apprendre un instrument peut être une source de plaisir et de stimulation cognitive.   Quel que soit l'âge, la musique reste une belle aventure à découvrir à tout moment de la vie. Toutefois, si vous vous demandez comment commencer dans la musique, continuez la lecture de cet article !      Comment commencer à jouer d'un instrument de musique ? Savoir comment commencer dans la musique implique déjà d'y mettre un pied en apprenant en général à jouer d'un instrument. Mais lequel choisir et comment faire ? Choisir l'instrument qui vous correspond le mieux Comment commencer dans la musique avec un instrument qu'on n'aime pas ? Impossible ! Le premier pas est souvent le plus excitant : choisir l'instrument. Que ce soit la guitare, le piano, le violon ou même le saxophone, l'instrument doit vous "parler". Pour cela, posez-vous quelques questions : Quel genre de musique vous attire ? Avez-vous une préférence pour les instruments à corde, à vent, ou à percussion ? Il est aussi bon de prendre en compte des aspects pratiques comme le coût de l'instrument et l’espace qu’il nécessite. Le piano, par exemple, demande de l’espace et un budget plus élevé, alors qu’une guitare acoustique est souvent plus abordable et facile à transporter.  Débuter l'apprentissage de l'instrument Une fois l'instrument choisi, il est temps de se lancer dans l'apprentissage. Il existe plusieurs méthodes : cours en ligne, tutoriels vidéo, professeurs particuliers ou écoles de musique. Choisissez celle qui correspond à votre emploi du temps, vos finances et votre style d'apprentissage. Les cours en ligne, comme ceux sur YouTube ou via des plateformes payantes, permettent de progresser à son rythme, tandis qu'un professeur peut offrir un apprentissage plus personnalisé et efficace.  Mettre toutes les chances de votre côté Comment commencer dans la musique en mettant toutes les chances de votre côté ? La clé pour progresser rapidement est la régularité. Fixez-vous un objectif raisonnable, par exemple 15 à 30 minutes de pratique quotidienne. Créez un environnement propice à la concentration et évitez de sauter des jours de pratique. La motivation est cruciale, donc n'hésitez pas à jouer des morceaux que vous aimez dès que possible, même si ce sont des versions simplifiées. Pensez aussi à vous entourer de musiciens débutants ou plus avancés pour échanger des conseils et rester motivé. Pour vraiment mettre toutes les chances de votre côté, n'hésitez pas à nous contacter pour prendre des cours de musique avec nos supers professeurs !  L’importance de la patience et de la persévérance Comment commencer dans la musique sans ces deux qualités ? Impossible. Apprendre un instrument prend du temps. Il est normal de rencontrer des moments de découragement, mais c'est justement là que vous devez persévérer. Focalisez-vous sur les petites victoires : le jour où vous avez réussi à jouer votre premier morceau complet ou la première fois que vous avez joué sans regarder les notes. Cela booste la motivation et rend l’apprentissage plus agréable. ---    Comment commencer et se lancer dans le monde professionnel de la musique ?  Se faire connaître Aujourd’hui, grâce à Internet, il est plus facile que jamais de se faire connaître, mais cela demande stratégie et créativité. Utilisez les réseaux sociaux (Instagram, YouTube, TikTok) pour partager vos créations. Postez régulièrement du contenu, que ce soit des reprises, des compositions originales ou des sessions en direct. Plus vous serez visible, plus vous aurez de chances d'attirer l'attention d'une audience. Participer à des concours de musique en ligne ou sur scène est aussi un excellent moyen de gagner en visibilité. Par quels biais ? L'autoproduction est une voie privilégiée par de nombreux artistes émergents aujourd'hui. Cela signifie produire soi-même ses morceaux, les publier sur des plateformes comme Spotify, Apple Music ou Bandcamp. En parallèle, il est essentiel de créer une identité artistique forte : logo, site internet, et surtout un style musical reconnaissable. Vous pouvez aussi envisager de collaborer avec d'autres musiciens, producteurs ou ingénieurs du son pour enrichir votre travail et toucher de nouveaux publics. Rédiger vos propres textes Écrire des textes authentiques est une compétence clé pour un artiste qui souhaite se démarquer. Pour cela, commencez par vous inspirer de vos expériences personnelles, des émotions que vous ressentez ou des histoires qui vous touchent. L’écriture peut être difficile au début, mais ne cherchez pas la perfection. Parfois, les meilleurs textes viennent d’un moment spontané. N’ayez pas peur de retravailler vos paroles, de demander des avis extérieurs ou de collaborer avec des auteurs-compositeurs.  Comment débuter une chanson ?  Commencer une chanson peut sembler intimidant, surtout si c’est votre première tentative. Cependant, comme toute forme d’art, c’est un processus qui peut être appris et affiné avec le temps. Voici plusieurs étapes et astuces pour vous aider à bien démarrer : 1. Trouvez l’inspiration Avant même de poser des mots ou des notes, il est essentiel de puiser l’inspiration. Vous pouvez la trouver partout : dans votre propre expérience, dans vos émotions, dans une histoire que vous avez entendue, ou même dans une simple conversation. Posez-vous des questions : Qu’est-ce que je ressens en ce moment ? Qu’est-ce que j’aimerais exprimer à travers ma chanson ? Quelle ambiance ou quel message je veux transmettre ? L’inspiration peut aussi venir d’un morceau de musique qui vous touche particulièrement. Écouter d’autres artistes peut déclencher des idées de mélodies, de thèmes ou de rythmes. Pour plus de conseils pour vous aider à trouver l'inspiration, rendez-vous sur notre article dédié..    2.Choisissez un thème ou une idée centrale Une chanson doit avoir une idée directrice, un fil conducteur. Cela peut être une émotion (la joie, la tristesse, l’espoir), une situation (une rupture, un coup de foudre), ou même une image ou une métaphore forte. Prenez le temps de bien définir le thème central avant de commencer à écrire, car cela guidera l'ensemble du processus créatif. 3. Choisir la structure pour la chanson La structure est le squelette de votre chanson. C’est la manière dont vous organisez vos différentes parties (paroles et musique). 4. Écrire les paroles Les paroles d’une chanson sont cruciales pour transmettre un message, une histoire ou une émotion. Pour bien commencer : Laissez venir les idées naturellement. Utilisez des images et des métaphores.Rimes et rythme : Les rimes ne sont pas obligatoires, mais elles rendent souvent une chanson plus mémorable. Le schéma de rimes le plus courant est ABAB (la première ligne rime avec la troisième, et la deuxième avec la quatrième).   Exemple de rimes : Ligne 1 : Je cherche un écho dans la nuit (A) Ligne 2 : Les étoiles ne me répondent pas (B) Ligne 3 : J’avance sans but, sans un bruit (A) Ligne 4 : Le silence m’enveloppe tout bas (B) 5. Créer une mélodie La mélodie est ce qui rend votre chanson reconnaissable et accrocheuse. C’est l’ensemble des notes que vous allez chanter ou jouer.  Jouez avec des accords simples : Si vous jouez d’un instrument, commencez par une progression d’accords basique. Les accords simples comme C-G-Am-F (do, sol, la mineur, fa) fonctionnent très bien pour une chanson pop, par exemple. Rendez-vous sur notre article dédié pour trouver des conseils sur comment composer une mélodie !  6. Associer rythme et paroles Les paroles doivent s’accorder naturellement avec le rythme musical. Le rythme de la chanson (rapide, lent, syncopé, etc.) doit renforcer l’émotion que vous voulez exprimer. Pour que cela fonctionne bien : Répétez vos paroles sur le rythme.Évitez les paroles trop longues : Essayez de ne pas surcharger vos lignes avec trop de syllabes, surtout dans le refrain, pour qu’elles soient plus faciles à chanter et à mémoriser. 7. Affinez et ajustez Une fois que vous avez une version initiale de votre chanson, il est important de prendre du recul et de l’affiner. Voici quelques conseils pour cette étape : Écoutez-la plusieurs fois : Prenez le temps d’écouter et de jouer votre chanson encore et encore. Cela vous permettra de repérer les sections qui fonctionnent bien et celles qui doivent être retravaillées.Simplifiez si nécessaire.Demandez des avis extérieurs : Partagez votre chanson avec des amis ou des musiciens pour avoir des retours. Parfois, une autre oreille peut repérer des choses que vous avez manquées. 8. Ajoutez des arrangements Une fois satisfait de la structure, des paroles et de la mélodie, vous pouvez enrichir votre chanson avec des arrangements musicaux : Harmonies vocales : Ajouter des harmonies à certaines sections (comme le refrain) peut donner plus de profondeur et d’émotion à votre chanson.Instruments supplémentaires : Selon le style de votre chanson, vous pouvez ajouter d’autres instruments (batterie, basse, claviers, etc.) pour donner plus de dynamisme et de richesse sonore.Ajoutez des effets sonores.       Les qualités indispensables pour faire carrière dans la musique  La persévérance C'est une qualité essentielle. Le monde de la musique est exigeant et compétitif. Vous devez vous préparer à recevoir des critiques et des refus, mais aussi à saisir les opportunités qui se présentent.  La créativité Une autre qualité clé. Pour vous démarquer, il est crucial d’apporter quelque chose de nouveau ou de personnel à votre musique.  L'organisation et la discipline Elles sont indispensables, que ce soit pour gérer vos réseaux sociaux, vos dates de concert ou les aspects juridiques de votre carrière.  Comment percer rapidement et durer dans le monde de la musique ? Percer dans la musique demande non seulement du talent, mais aussi une vraie stratégie. Établissez des connexions avec des professionnels du milieu : producteurs, managers, directeurs artistiques, etc. Participer à des festivals ou des événements musicaux peut aussi vous donner une visibilité précieuse. Pour durer, il faut savoir évoluer avec son temps. Les goûts musicaux changent, les outils de promotion aussi. Continuez à apprendre, à explorer de nouveaux styles et à perfectionner vos compétences. Rester authentique tout en étant ouvert au changement est sans doute la clé du succès à long terme. Mais avant le succès, apprenez avec nos profs !    Avec ces quelques pistes, vous êtes prêt à faire vos premiers pas, que ce soit dans l'apprentissage d’un instrument ou dans votre future carrière musicale. Souvenez-vous que tout grand artiste a commencé quelque part, et que la clé du succès, c’est de rester passionné et persévérant dans vos efforts.   

  • 0 Transposer rapidement des accords au piano ...

    0.00 of 0 votes

    La transposition d'accords au piano est bien plus facile qu'il n'y parait. Nul besoin d'avoir des connaissances étendues en solfège ou de maitriser toutes les gammes sur le bout des doigts. Avec quelques notions basiques de la théorie pianistique, vous pourrez rapidement ajuster la tonalité de vos morceaux sans avoir besoin de vous plonger dans un traité de 500 pages. Que vous jouiez en groupe, que vous accompagniez des chanteurs ou que vous pianotiez pour votre simple plaisir, apprenez facilement à transposer les accords de tous vos morceaux favoris.     C'est quoi la transposition d'accords ? Lorsque vous jouez un morceau constitué d'accords, pour accompagner un chanteur par exemple, vous vous appuyez sur ce qui s'appelle une grille d'accords. Celle-ci comprend les différents accords qui composent le morceau, dans l'ordre dans lequel ils apparaissent. Entre le refrain, le couplet, l'introduction et les ponts, vous constaterez que le nombre d'accords différents joués au piano reste assez limité : il peut y en avoir 3, 4, 5 voire 6 ou 7 avec des variantes. Ils donnent la couleur du morceau et enrichissent la mélodie. Transposer les accords revient à augmenter ou diminuer la tonalité globale du morceau, donc celle de chaque accord présent. C'est un exercice particulièrement utile dans certains cas : le morceau est trop aigu ou trop grave pour le chanteur; d'autres instruments intervenant dans la musique sont limités par la tonalité originale; la tonalité souhaitée correspond mieux à l'ambiance recherchée dans la reprise; les accords sont trop difficiles à jouer dans la version originale. Prenons comme exemple la chanson "Autre Monde" de Téléphone, dont les accords du couplets sont Ré, Sim et F#m. Transposée en Do, elle se joue avec les accords de Do, Lam et Mim, qui sont bien sûr plus faciles à jouer puisqu'ils ne contiennent ni dièses ni bémols. Cela permet aussi de baisser la hauteur de la chanson d'un ton, afin de l'adapter à une voix plus grave.     Comment passer d'une tonalité à une autre ? Voici les étapes à suivre pour changer la tonalité d'un morceau ou d'une suite d'accords sans se tromper. D'abord, vous devez connaitre le nombre de demi-tons qui séparent chaque note. Sur le piano, c'est assez simple à observer. Chaque touche, qu'elle soit blanche ou noire, est séparée de sa suivante par un demi-ton. Il y a donc un demi-ton entre le Do et le Do#, entre le Mi et le Fa ou entre le Sol et le Sol#. En revanche, il y a un ton entier -soit deux demi-tons- entre le Do et le Ré, le Fa et le Sol ou le La et le Si. Prenez la tonalité de base, et comptez le nombre de demi-tons nécessaires à ajouter ou enlever pour atteindre la tonalité souhaitée. Si vous passez d'un morceau en Sol à un morceau en Do, il faut rajouter 2 tons et demi. Si vous passez d'un morceau en Fa à un morceau en La, vous en rajouterez 2, et ainsi de suite. Pour chaque accord du morceau, ôtez ou ajoutez le nombre de tons et demi-tons correspondant. Vous obtenez ainsi votre nouvelle grille d'accords très rapidement !     Si l'exercice vous semble fastidieux, demandez conseil à votre professeur de cours particulier de piano. Il saura vous enseigner plus clairement le lien entre les tons et les touches du piano.     Que faire avec les accords mineurs, septièmes, diminués, etc ? Bonne nouvelle, toutes les indications qui accompagnent les accords sont à retranscrire telles quelles. Un Do7 devient un Sol7, un Lam devient un Fam, un Sibadd9 devient un Labadd9. La difficulté réside ensuite dans le fait de trouver à quelles notes correspondent les nouveaux accords au piano. La technique des degrés pour transposer au piano Réservée aux pianistes qui ont de bonnes notions de solfège, la technique de transposition qui utilise les degrés demande de bien connaitre tous les accords et les gammes. Elle permet cependant une transposition rapide et efficace vers toutes les tonalités existantes. Le morceau que vous voulez transposer est écrit dans une tonalité originale qui correspond au premier degré. Pour un exemple facile, imaginez que ce degré soit le Do. Les accords utilisés dans le morceau se basent sur les degrés suivants de la gamme de Do. Vous pouvez donc retrouver un Sol, un Fa, un Mi ou un La. Dans cet exemple, la suite d'accord sera la suivante : Do, Sol, Fa, Sol. Ces notes représentent les degrés suivants de la gamme de Do : 1, 5, 4, 5. Grâce à ce schéma, vous pouvez alors déterminer une tonalité de base, quelle qu'elle soit, et trouver les accords correspondants avec les degrés. Si vous choisissez la gamme de Fa, vous obtiendrez alors : Fa (premier degré); Do (cinquième degré); Sib (quatrième degré); Do (cinquième degré). C'est un moyen idéal de jongler avec les tonalités au piano sans avoir besoin de retranscrire par écrit les accords : il vous suffit de connaitre la suite de degrés pour pouvoir la jouer dans toutes les tonalités.

  • 0 Le recrutement de nos professeurs ...

    0.00 of 0 votes

      Nos chargés de recrutement partagent avec les professeurs une même passion : l'enseignement de la musique. Leur métier est de recruter les meilleurs enseignants. Musiciens accomplis, ils comprennent les attentes de nos élèves et sont les mieux placés pour juger des qualités de chaque candidat. Les étapes de notre recrutement Nous exigeons de nos professeurs un excellent niveau musical, une expérience de l'enseignement de plusieurs années, un professionnalisme sans faille. Pour chaque candidature reçue, un chargé de recrutement contacte le professeur : il évalue sa formation et son expérience de l'enseignement ; c'est aussi l'occasion d'exposer nos règles de fonctionnement : ces règles doivent être acceptées par chacun. Le candidat est ensuite reçu en "session de recrutement". Lors de ces sessions, nous testons chaque professeur par des mises en situation pédagogiques. Nous analysons son discours, nous évaluons ses outils et ses méthodes, nous vérifions son expérience. Le chargé de recrutement rédige un rapport précis sur chaque candidat. Les professeurs répondant à tous nos critères musicaux, pédagogiques et de professionnalisme sont alors intégrés à notre équipe.       Nos garanties Nous demandons à chaque professeur une copie de ses diplômes Nous procédons aux vérifications administratives et nous lui demandons un extrait de casier judiciaire Le professeur signe une « Charte Qualité » qui l'engage sur son professionnalisme Nous évaluons régulièrement chaque enseignant, notamment grâce aux remarques de ses élèves    

  • 0 Comment tenir un médiator et l'utiliser pour bien jouer ? ...

    0.00 of 0 votes

    Petit triangle semi-rigide qui se perd à tout bout de champ, le médiator rend pourtant bien des services aux guitaristes en herbe comme aux plus confirmés. En plus de soulager les doigts, il apporte plus de puissance à la musique et permet un jeu rythmique élaboré et précis. L'utilisation du médiator est enseignée quasi systématiquement, car il est essentiel de prendre de bonnes habitudes en guitare dès les premiers cours.        Petite histoire du médiator en guitareLe médiator, autrement appelé plectre ou encore pick par les fabricants, fait son apparition quelques milliers d'années avant notre ère. Vers 1500 av. J.-C., une chanteuse égyptienne du nom de Har-Mose s'accompagnait de ce qui semble être la première version d'une guitare ancestrale. Cet instrument doté de trois cordes reliées à un manche fit très vite fureur et se propagea jusqu'en Europe. À son cou s'accrochait un cordon au bout duquel pendait le plectre, qui servait à pincer les cordes. Impossible de le perdre, de cette façon !À partir du Moyen-Âge, le médiator est largement utilisé par les joueurs de luth, un instrument proche de la guitare dont il est parfois dit qu'il en serait le précurseur. Le plectre peut se présenter sous la forme d'un morceau de plastique, de bois, de métal, voire même d'un objet du quotidien à l'instar du guitariste de Queen qui jouait avec... une pièce de monnaie.Aujourd'hui, la majorité des grandes marques de guitare proposent des médiators personnalisés avec le portrait de stars musiciennes, des logos graphiques, ou encore des pin-up légèrement vêtues. Avec l'habitude, le guitariste développe une préférence pour un genre de plectre, allant jusqu'à en faire son accessoire fétiche. Les grandes stars de la guitare ont leurs petites manies.     Les techniques de guitare avec médiatorSi vous pensez que les techniques de guitare avec et sans médiator sont les mêmes, vous avez tort... et raison. Fondamentalement, le plectre remplace les doigts et devrait se substituer à ces derniers, et inversement. Sauf que les doigts sont, en théorie, au nombre de cinq. Impossible de les remplacer par un seul accessoire. La technique utilisant exclusivement les doigts s'appelle le picking, et ne peut pas se transposer réellement avec un plectre. Il est possible de jouer avec le médiator et les autres doigts libres de la main, mais un déséquilibre se produira entre les différentes sonorités. Voici les techniques que vous pouvez utiliser si vous jouez avec un médiator.L'aller-retour au médiator (ou alternate picking)C'est la méthode la plus utilisée. Elle permet d'acquérir une précision dans le jeu tout en gardant une attaque puissante des cordes.La main repose sur le chevalet de la caisse de la guitare (à l'endroit où se rejoignent toutes les cordes). Avec le poignet, pratiquez un mouvement vers le bas en pinçant une corde, puis vers le haut sur la même corde, et ainsi de suite. Vous pouvez ensuite déplacer le médiator sur les cordes suivantes en respectant l'alternance aller/retour, ou jouer sur la même corde en produisant différentes notes grâce aux doigts de la main située sur le manche.Le jeu directionnel avec un plectreEn gardant la même position que dans la technique précédente, vous allez enchaîner les cordes dans l'ordre en attaquant par exemple par le haut sur l'aller, puis par le bas sur le retour. Ceci permet d'éviter de devoir pratiquer systématiquement des allers-retours lorsque les cordes se suivent.Jouer une rythmique au médiatorCette fois, vous devrez faire sonner plusieurs cordes en même temps afin d'obtenir des accords. Donnez un grand coup avec le médiator sur toutes les cordes de l'accord. Cette façon de jouer permet de créer une infinité de rythmiques différentes en alternant des coups vers le bas, vers le haut, en étouffant les cordes avec la main droite entre chaque coup de médiator, etc.       Comment choisir son médiator ?De nombreux critères entrent en jeu si vous voulez choisir le médiator le plus adapté à votre style, à savoir :Sa taille, qui varie entre 2 et 5 cmSon épaisseur généralement quantifiée par l'adjectif Thin (0,4 mm), Medium (0,7 mm) ou Heavy (1,5 mm)Le matériau qui le compose : bois, plastique, métal pour les plus usuels, mais aussi os, écaille de reptile, corne animale, etc.La taille se définira en fonction de vos préférences et de la grandeur de vos mains. L'épaisseur est le critère primordial, car il joue à la fois sur le ressenti du musicien et sur le rendu sonore. Plus le médiator est fin, plus il glissera facilement sur les cordes et produira un son doux. En revanche, les médiators plus épais apporteront un volume sonore important, mais tiendront également mieux dans les doigts. Pour choisir un médiator dans le bon matériau, tenez compte de vos préférences. C'est aussi un conseil qui prévaut dans le choix de tous vos accessoires de guitare. Le bois offre un son plus chaleureux, tandis que le métal "claque" sur les cordes avec un son clair. Le plastique reste une valeur universelle, avec le désavantage de glisser sous l'effet de la transpiration (d'où les pertes fréquentes de ce petit ustensile...) et de se détériorer plus rapidement.Quel médiator pour une guitare classique ?Les plectres sont rarement utilisés en guitare classique, qui privilégie plutôt la fluidité des doigts et la douceur des sonorités. C'est pourtant un outil idéal pour les rythmiques ou pour apporter de la puissance en l'absence de micro. Les médiators les plus fins, de type Thin, conviennent bien à cet usage.Quel médiator pour une guitare folk ?Les médiators pour guitare folk peuvent être de taille Thin ou Medium en accompagnement, car les cordes en acier possèdent déjà une bonne résonance et risquent de couvrir la voix du chanteur. Pour des morceaux uniquement à la guitare, choisissez le modèle de plectre que vous voulez en fonction des effets souhaités.Quel médiator pour une guitare électrique ?Un solo clinquant qui allie vitesse et précision des notes ne saurait se passer d'un bon médiator Heavy. La dureté et l'épaisseur de l'accessoire rendent l'attaque plus incisive. Pour le métal ou le rock, privilégiez les médiators en inox ou laiton par exemple. Un morceau de jazz ou de blues se satisfera mieux d'un plectre en bois, surtout sur les guitares Hollow Body dont le sustain ressortira à merveille. Suivez le lien pour plus de renseignements sur la façon de jouer du blues.Comment tenir son médiator ?Droitier ou gaucher, c'est votre main dominante qui va tenir le médiator pendant le jeu, à savoir la main qui gratte les cordes. Saisissez le plectre entre votre pouce et votre index, en le maintenant solidement sans perdre de souplesse dans vos mouvements. S'il y a un creux prévu pour le pouce, placez-le à cet endroit. Sinon, vous pouvez avancer vos doigts jusqu'au milieu du médiator au maximum, de façon à ce que la partie libre puisse encore se plier.La façon de tenir le médiator dépend également de chaque musicien. Certains l’aplatissent entre leurs doigts, d'autres arrondissent le pouce et l'index en fermant le poing. Ce n'est qu'à l'usage que vous découvrirez votre propre préférence.Apprendre à utiliser un médiator n'est qu'une infime partie de la pratique instrumentale. Les techniques utilisées en guitare sont nombreuses et parfois difficiles à expérimenter seul. Connaissez-vous nos cours de guitare ? Des professeurs compétents dispensent des cours particuliers à des élèves motivés pour apprendre rapidement à jouer leurs morceaux préférés. Horaires flexibles, leçons adaptées à chaque niveau, notions clairement expliquées, correction des postures, mais aussi entretien de la régularité et de la motivation : autant d'atouts qui vous pousseront à vous dépasser dans votre pratique grâce aux cours.    

  • 0 10 bonnes raisons de répéter son instrument de musique au moins 20 minutes par jour ...

    0.00 of 0 votes

    Piano ou clavier, guitare classique ou électrique, chant, percussions, jouer d’un instrument de musique ou apprendre à chanter demande du travail et de la rigueur. C’est la première précision qu’un professeur apporte à son élève lorsqu’il vient se renseigner sur des cours de musique. Et si cet apprentissage quotidien était vu comme un moment totalement bénéfique et gratifiant plutôt que comme une corvée ? Voici dix bonnes raisons de vous motiver et de jouer de la musique chaque jour.     1 - Jouer chaque jour pour entraîner ses mainsLes instruments de musique de toutes les familles (à corde, à vent, percussions, etc) demandent à votre corps, et particulièrement à vos mains des mouvements bien particuliers. Qu’il s’agisse de placer correctement ses doigts sur des touches, des boutons ou des cordes, c’est en vous exerçant souvent que vous maîtriserez vraiment leur position.2 - Des exercices quotidiens pour habituer son cerveauLa majorité des instruments comme le piano, demande une véritable dissociation des deux mains et cette étape complexe ne peut s’effectuer qu’en travaillant régulièrement la technique grâce à des petits exercices à enchaîner.   3 - Apprendre le solfège et la rythmiqueEn pratiquant chaque jour et en regardant vos partitions, vous vous familiariserez avec les notes et les rythmes. Vous apprendrez à déchiffrer petit à petit des partitions en un seul coup d’œil, comme le font les professionnels et vous pourrez en être fier !4 - Visualiser les progrès accomplisJouer de votre instrument au quotidien va vous permettre de mesurer très rapidement l’ampleur de vos progrès, non seulement au cours de ces 20 minutes mais aussi et surtout au fil des jours. Enregistrez-vous le lundi, puis le samedi suivant et vous entendrez combien votre jeu pour un même morceau est déjà différent et bien meilleur de jours en jours. Prendre conscience de ses progrès en musique comme dans les autres aspects de sa vie est un moteur qui nous pousser à aller encore plus loin !5 – Dépasser le niveau moyen des autres élèvesMalgré les conseils, les élèves, quelques soient leur âge, ne sont que très peu à consacrer rigoureusement un peu de leur temps à la pratique musicale quotidienne. Si vous parvenez à vous y tenir, vous dépasserez en quelques mois le niveau moyen des autres élèves, de votre niveau ou même vos amis et vous impressionnerez votre professeur particulier !    6 - Pouvoir passer plus vite à la vitesse supérieureJouer chaque jour de son instrument, c’est mettre toutes les chances de son côté de progresser plus vite. Bien sûr, ces 20 minutes sont un minimum, libre à vous de répéter vos gammes, vos accords ou vos arpèges bien plus longtemps encore. C’est en vous exerçant souvent, parfois sur des exercices longs et rébarbatifs, que vous assimilerez mieux et que vous parviendrez bientôt à jouer le morceau de vos rêves. Et n’oubliez pas, plus vous pratiquerez le piano, le chant, la guitare ou tout autre instrument, plus vous aurez envie de le faire !7 - S’offrir un instant rien qu’à soiDans nos vies bien trop chargées, s’octroyer 20 minutes de pause musicale, c’est déjà apprendre à s’accorder un peu de temps pour soi, pour son travail personnel mais aussi pour son plaisir. C’est un créneau de bloqué et défini que vous ne dédierez pas au ménage, au rangement, ou à regarder la télé, mais aux touches, aux cordes et aux notes.8 - Inclure la musique et ses bienfaits dans son quotidienLes bénéfices de la musique sont nombreux et plusieurs études scientifiques le démontrent chaque année. La musique permet un meilleur développement du cerveau, de la concentration mais aussi de la coordination et de la créativité.9 - Stimuler son oreille musicale et sa cultureC’est en entendant et en jouant de la musique que l’on apprend à dissocier les notes, les tons, les rythmes et les différents instruments. Jouer d’un instrument, c’est entraîner son oreille musicale et inévitablement développer sa culture de l’histoire de la musique.10 – Donner envie à votre entourage d’en faire de mêmeEn jouant chaque jour au moins vingt minutes de votre instrument de musique et en ne vous en cachant pas, vous ferez comprendre à votre entourage que la musique est libératrice, belle et enrichissante, et peut-être qu’eux aussi auront envie d’apprendre. Le meilleur témoignage qui soit !    

Stages & ateliers

Programmes

  • Piano Piano
  • Clavier Clavier
  • GuitareGuitare
  • Guitare Electrique Guitare électrique
  • Solfège Solfège